Guiones y guionistas Podcast Por David Esteban Cubero arte de portada

Guiones y guionistas

Guiones y guionistas

De: David Esteban Cubero
Escúchala gratis

Cursos de guionDavid Esteban Cubero Arte Historia y Crítica Literaria
Episodios
  • 772. Cómo ser un guionista antifrágil
    Feb 23 2026
    El artículo 772. Cómo ser un guionista antifrágil se publicó primero en Academia Guiones y guionistas. Ser guionista hoy es vivir en un mundo donde todo cambia: notas, tendencias, plazos, silencios incómodos y “ya si eso te contestamos”. Y el problema no es la incertidumbre… es cuando tú dependes de que nada se mueva para poder escribir. En este episodio vamos a hablar de cómo ser un guionista antifrágil, aplicando las ideas de Nassim Taleb: construir un sistema que no solo resista el caos, sino que lo use para mejorar. Veremos 10 consejos prácticos para escribir y vivir mejor: apostar en pequeño, fallar barato, ponerte límites que te afilen, reescribir con método, filtrar el feedback y dejar de perseguir el mercado. Porque la meta no es tener una carrera perfecta: es tener una carrera que aguante la vida real. En la Academia Guiones y guionistas de cursosdeguion.com continuamos publicando clases del curso de Conflictos Narrativos. Hoy analizamos el sexto tipo de conflicto, uno interno, el más íntimo y, a la vez, el más común: Persona contra sí misma. El protagonista quiere algo, pero una parte de él se opone. Presentación Ser guionista ya es bastante deporte de riesgo como para encima vivirlo como si fueras una copa de cristal en una estantería: cualquier nota, cualquier “pásame una nueva versión”, cualquier silencio de un productor… y ¡crack! Hoy quiero proponerte lo contrario: ser un guionista antifrágil, alguien que no solo aguanta el caos, sino que aprende de él, se fortalece y acaba escribiendo mejor gracias a la presión, los cambios y los golpes. En este episodio vamos a sacar del libro Antifrágil de Nassim Nicholas Taleb 10 consejos sencillos y prácticos para aplicar a tu escritura y a tu carrera: cómo fallar barato, cómo diseñar un sistema que te proteja sin volverte blandito, cómo usar el feedback sin que te desmonte el alma y, sobre todo, cómo dejar de esperar “la idea perfecta” y empezar a construir un método que te haga avanzar incluso cuando el mundo se pone caprichoso. Porque la fragilidad es muy poética… hasta que te impide terminar el guion. Consejo 1 — Haz muchas apuestas pequeñas (no “la gran obra”) El primer paso para ser un guionista antifrágil es dejar de vivir como si cada proyecto fuese “la gran obra” que va a decidir tu destino. Esa mentalidad convierte el guion en una prueba de fuego constante: si sale bien, te crees un genio; si sale mal, te replanteas tu existencia y tu cuenta de Netflix. Taleb diría que ahí estás construyendo fragilidad: una sola apuesta enorme, con mucho que perder y poco margen para aprender. La alternativa es mucho más saludable (y, ojo, más eficaz): hacer muchas apuestas pequeñas. En vez de pasarte un año protegiendo “tu idea sagrada”, trabajas en varias líneas: 10 loglines, 3 premisas, una escaleta corta, una escena de apertura, un giro de midpoint, un teaser de serie, un corto… Cada pieza es un experimento. Algunas morirán rápido (bendita sea esa muerte barata), otras te sorprenderán y te pedirán crecer. Y tú, mientras tanto, acumulas oficio. ¿La gran ventaja? Lo pequeño te da dos regalos: práctica y oportunidades. Práctica, porque escribes más y aprendes antes. Oportunidades, porque cuantas más puertas tocas, más fácil que una se abra (y a veces ni sabías que esa puerta existía). En cambio, cuando solo tienes “el guion del año”, todo pesa demasiado: cada decisión parece irreversible, cada nota duele el triple, y la ansiedad se sienta a coescribir contigo. Consejo 2 — Falla barato y rápido Si vas a equivocarte (y vas), mejor que sea en pequeño: en una escena, un logline, un corto, un teaser… y no después de 18 meses protegiendo un guion “perfecto” que, cuando por fin lo enseñas, te devuelve la realidad con un plot twist que no pediste. Fallar barato no significa tomarte el guion a broma; significa aprender rápido sin hipotecarte emocionalmente. La clave es pensar como un laboratorio: prototipa. Antes de escribir 120 páginas, prueba el corazón de tu historia: la escena que define al protagonista, el gran giro, el momento que debería enganchar a cualquiera. Si esa escena funciona, tienes gasolina. Si no funciona, has ahorrado tiempo, energía y la tentación de decir “no pasa nada, en el acto 3 se arregla” (spoiler: no). Un guionista antifrágil convierte el error en método. No busca “no fallar”, busca fallar con intención, con pruebas que le den información útil: ¿dónde se cae el interés?, ¿qué personaje no respira?, ¿qué conflicto no muerde? Así, cada tropiezo no es una derrota: es un dato. Y con datos se reescribe. Con drama… se procrastina. Consejo 3 — Busca volatilidad “buena”: plazos y límites que te mejoran La volatilidad mala es esa que te cae encima sin avisar: cambios de última hora, notas contradictorias, incertidumbre eterna. Pero existe una volatilidad buena que tú puedes diseñar: un deadline...
    Más Menos
    21 m
  • 771. Técnicas de inicio: Testimonio
    Feb 16 2026
    El artículo 771. Técnicas de inicio: Testimonio se publicó primero en Academia Guiones y guionistas. Hoy vamos a hablar de una técnica de inicio que no te pide permiso para engancharte: el inicio con testimonio. Arrancas con alguien rindiendo cuentas —en un interrogatorio, un juicio, una declaración o una confesión— y, en lugar de presentarte el mundo con calma, te suelta directamente en el territorio de las consecuencias: ¿qué ha pasado, qué oculta y por qué necesita que le creas? Es una forma brillante de convertir la exposición en conflicto, porque cada respuesta es una estrategia, cada silencio es una pista y cada contradicción es gasolina para la historia. Si quieres que tu guion empiece con tensión moral desde el minuto uno y una promesa clara de “aquí la verdad va a pelearse”, quédate, que vamos a destriparlo. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y guionistas. En la Academia Guiones y guionistas de cursosdeguion.com continuamos publicando clases del curso de Conflictos Narrativos. Hoy analizamos el cuarto tipo de conflicto, uno de los conflictos modernos más actuales: Persona vs Sociedad: el protagonista se enfrenta a un antagonista coral: “nadie” y “todos” a la vez. Veremos las claves para escribir este tipo de conflictos. Qué es el inicio con testimonio El inicio con testimonio es una técnica de arranque en la que la historia se abre con un personaje dando su versión de los hechos ante alguien que tiene poder para juzgarla: un juez, un policía, un comité, un abogado, una cámara o incluso un confesor. No empezamos “viendo” el mundo, sino viendo a alguien rindiendo cuentas. Y eso coloca al espectador en modo detective moral desde el primer minuto: ¿qué ha pasado… y por qué lo cuenta así? Funciona porque convierte la exposición en conflicto. Un testimonio nunca es neutro: el personaje intenta salir bien parado, proteger a alguien, minimizar su culpa, vender una narrativa o evitar una pregunta concreta. La escena nace con tensión incorporada: hay riesgo, presión, contradicciones y silencios. Y, sobre todo, hay subtexto: lo importante no es solo lo que dice, sino lo que no puede permitirse decir. Además, este tipo de inicio promete una historia donde la verdad será una pelea. Es ideal para thrillers legales, dramas de poder y relatos de “verdad vs relato”, porque te permite arrancar con una promesa clara: habrá versiones enfrentadas, se descubrirán piezas ocultas y, al final, alguien —la ley, la sociedad o el propio personaje— tendrá que dictar sentencia. Vamos: empiezas con juicio… aunque todavía no sepamos de qué delito. Variantes del arranque con testimonio 1) Testimonio legal “frío”: declaración / comité / investigación interna Aquí el personaje declara en un entorno formal y reglado: abogados, comité interno, auditoría, recursos humanos, comisión parlamentaria… No hay gritos (normalmente): hay precisión, silencios estratégicos y frases que suenan a “me lo ha escrito mi abogado, pero con emoción humana”. La tensión nace de la retórica: qué responde, qué evita, qué redefine. Funciona de lujo para historias de poder, dinero, reputación y “verdad negociada”. El espectador aprende a desconfiar: todo puede ser cierto… y, aun así, profundamente tramposo. Ejemplo claro: The Social Network, que convierte las declaraciónes en el marco desde el que se reconstruye la historia como guerra de versiones. 2) Testimonio policial: interrogatorio / sala de entrevistas Es el duelo clásico: autoridad vs sospechoso. La escena arranca con presión, y cada pregunta es un golpe directo al ego, al miedo o a la coartada. El interrogatorio no es para “informar” al espectador: es para arrinconar al personaje y obligarle a escoger táctica (negar, atacar, seducir, llorar, confesar a medias). Va genial cuando quieres empezar con adrenalina narrativa sin disparar una sola bala. Además, te permite retratar carácter en 30 segundos: quien contesta demasiado rápido suele esconder algo; quien hace el chulo suele estar a punto de romperse. Ejemplos: The Usual Suspects (la declaración como motor del relato) o la apertura de Inglourious Basterds, que es un interrogatorio convertido en partida de ajedrez con sonrisa. 3) Testimonio en juicio: audiencia / tribunal Aquí el “testimonio” ocurre delante de un sistema y, muchas veces, delante de un público: juez, jurado, prensa, familiares. La verdad se convierte en espectáculo y la escena tiene una energía especial: no solo importa lo que pasó, sino quién consigue imponer su lectura moral y emocional. Esta variante es perfecta si tu historia va de justicia, culpa, prejuicio o poder institucional. El arranque ya te promete “veredicto”, aunque todavía no sepamos el delito exacto. Ejemplos de ADN: los dramas judiciales clásicos y modernos; incluso cuando no abren en el juzgado, usan esta gramática para que el público sienta: “alguien va a pagar por ...
    Más Menos
    20 m
  • 770. Guiones Zero Budget: cómo escribir una película sin dinero
    Feb 9 2026
    El artículo 770. Guiones Zero Budget: cómo escribir una película sin dinero se publicó primero en Academia Guiones y guionistas. ¿Y si el presupuesto no fuera el muro donde se estampan tus guiones, sino la herramienta que por fin te obliga a escribir algo que pueda rodarse de verdad? En este episodio vamos a desmontar el mito de los guiones “Zero Budget = una habitación y dos personas hablando” y a ver qué es realmente un guion pensado para producirse con recursos mínimos: qué decisiones lo hacen potente, qué trampas disparan costes sin que te enteres y cómo convertir limitaciones en estilo, tensión y personalidad. Y lo mejor: no nos quedamos en teoría. Te llevas un método claro, paso a paso, para empezar mañana mismo tu propio guion Zero Budget… Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y guionistas. En la Academia Guiones y guionistas continuamos publicando clases del curso de Conflictos Narrativos. Hoy analizamos el tercer tipo de conflicto, uno de los más “clásicos” y poderosos: Persona vs Dios / lo sagrado / el destino (cuando el enemigo es “más grande que tú”): el protagonista se enfrenta a una fuerza superior, invisible o inevitable. Puede ser Dios, lo sagrado, la culpa moral, el destino, una maldición, una profecía o una estructura de fatalidad. Qué es (y qué NO es) un guion Zero Budget Cuando hablamos de guion Zero Budget, hablamos de una cosa muy práctica: una historia diseñada desde el principio para poder rodarse con recursos mínimos. No es “un guion normal que luego ya veremos cómo se produce”. No. Es lo contrario: es un guion que nace con los pies en la tierra… pero con la cabeza en la historia. Y eso incluye pensar en localizaciones accesibles, reparto reducido, logística realista, y aun así conseguir tensión, emoción y ritmo. Un Zero Budget no pide permiso al dinero: se adapta, se afila y se vuelve producible. Aquí conviene aclarar una diferencia clave, porque si no se nos cuela la confusión: “barato” no es lo mismo que “pobre”, y ninguna de las dos cosas equivale automáticamente a “Zero Budget”. “Barato” puede ser simplemente una producción con pocos recursos. “Pobre” es cuando se nota la falta de recursos… pero no como estilo, sino como problema: escenas que no funcionan, ritmo que se cae, decisiones que parecen recortes. En cambio, un guion diseñado para ser producible no suena a “me faltaba dinero”, suena a “esto está pensado así”. La diferencia es enorme: uno huele a renuncia; el otro, a decisión. Y ahora el mito estrella, el que se ha llevado más premios a “excusa favorita del guionista bloqueado”: “Zero Budget es una habitación y dos personas hablando”. A veces sí, claro. Pero no siempre. Zero Budget no significa “pocas cosas pasan”. Significa “pasan cosas que puedo rodar”. Puedes tener thriller, terror, comedia, misterio… incluso acción, si la acción está planteada con inteligencia y no como un catálogo de explosiones. El truco no es hacer pequeño el guion: el truco es hacerlo producible sin que pierda ambición emocional. Porque el espectador no paga con billetes: paga con atención. Por qué escribir Zero Budget puede ser tu mejor jugada Escribir Zero Budget puede ser tu mejor jugada por una razón muy poco romántica y muy poderosa: porque aumenta de verdad la probabilidad de que tu guion exista fuera de tu ordenador. Un guion pensado para rodarse con pocos recursos no depende de “cuando llegue Netflix a mi vida”. Depende de decisiones concretas que tú controlas: menos piezas, menos permisos, menos “ya veremos”. Y eso se traduce en tres ventajas muy reales: más probabilidad de rodaje, más velocidad y más control creativo. Probabilidad, porque es más fácil que alguien diga “sí, esto lo podemos levantar”. Velocidad, porque una producción pequeña se mueve más rápido. Y control, porque cuando el proyecto no necesita un ejército, suele necesitar menos “comités”, menos intermediarios y menos gente opinando sobre el alma de tu historia como si fuera un plato compartido. Además, el Zero Budget funciona como una puerta de entrada de las buenas: Te permite construir portfolio (una muestra de lo que sabes hacer, no solo de lo que sueñas), moverte por festivales con algo tangible, ganar visibilidad y, sobre todo, conseguir algo que muchos guionistas no tienen hasta tarde: aprendizaje de set. Porque rodar —aunque sea pequeño— te enseña cosas que ningún manual consigue: qué ritmo tiene un día real, cómo se caen escenas por logística, cómo la interpretación cambia el sentido de una frase, cómo el silencio puede ser oro… o un agujero negro, según lo que hayas escrito. Y ese aprendizaje vuelve al guion, te hace escribir con más precisión y menos fantasía “de salón”. Y aquí aparece un efecto psicológico muy interesante: cuando escribes para filmar, cambian tus decisiones escena a escena. Ya no escribes para ...
    Más Menos
    18 m
Todas las estrellas
Más relevante
Me ha encantado. David es un excelente guionista, maestro y narrador. No solo es un curso de guion resumido en audio, sino también una gran serie para mantenernos conectados con el mundo del guionismo.

Excelente podcast

Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos.